jueves, 18 de mayo de 2017

EXPOSICIÓN: FÉLIX CANO. 50 años de pintura


Actualmente se está celebrando en la Sala de Exposiciones del Teatro Calderón la muestra “Félix Cano. 50 años de pintura”, la cual repasa la obra del pintor Félix Cano Valentín, a quien en este blog ya dedicamos una entrada, por lo que no nos repetiremos. Os animo a ir a visitarla puesto que se trata de uno de esos artistas que consigue un estilo propio. Tal es así que cuanto te encuentras con un óleo suyo que no sabes que le pertenece, con un solo vistazo reconoces su autoría. La exposición se estructura principalmente en tres grandes bloques temáticos: vistas o paisajes, vida cotidiana y retrato; modalidad, esta última, en la que destaca como gran maestro. Tras un vistazo a las obras de la exposición queda claro el amor que siente hacia el mundo del toreo, especialmente hacia sus ritos y rituales.
Ha sido un placer encontrarme al propio Félix Cano uno de los días que visité la exposición, momentos que aproveché para oír sus mil y una anécdotas acerca de sus cuadros, del proceso creativo que sigue para plasmar sus ideas en el lienzo, de su etapa como tuno o su conflicto con el apoderado de un torero. Recuerdo especialmente las anécdotas referidas a las pinturas Mi amigo Iñaki, Jubilado, Una parrafada al encuentro, o El coloquio de los perros, pintura en la que me llegó a reconocer que no estaba muy contento de cómo le habían quedado las figuras de ambos cánidos. De todas las obras de la exposición me quedaría con Bolero de Ravel (1995), en la cual se muestra gran frescura y dinamismo, y que me sugiere una fusión de elementos expresionistas y simbolistas. Por último, decir que aquí dejo la foto que le pedí que quería hacerme con él. Así, cuando Félix visite el blog, que sé que lo hace, pueda ver lo bien que quedamos en ella. Tan solo me queda darle las gracias.

Las gracias y los créditos de esta fotografía a la chica que nos la hizo ;)
El resto de textos que completan esta entrada están copiados del panel que preside la exposición, los cuales fueron redactados por María Aurora Viloria, máxima autoridad en la obra del pintor.

EL LARGO VIAJE DE UN ARTISTA. Por María Aurora Viloria
Contemplar reunida la obra de Félix Cano es penetrar en un universo lleno de color, un mundo particular en el que el espectador tiene la sensación de que domina el rojo. Sin embargo, también hay amarillos, azules, verdes, castaños, grises y hasta blancos que forman un conjunto de manchas en movimiento en las que se integran los personajes para contar una historia o detener un instante. Porque casi todos sus cuadros están habitados y han nacido de la observación del mundo que le rodea, de una mirada a veces irónica a comportamientos cotidianos.

Batucada (1979)
Bolero de Ravel (1995)
Brueghel y yo (1983)
Entiende la pintura como una forma de comunicación, por eso en ella están sus aficiones, como la música representada por Jazz en el río Mississipi y El bolero de Ravel en contraste con una batucada carioca o los tunos de los años de universidad, y, naturalmente, sus experiencias. También aparecen los toros, simbolizados por la soledad del banderillero jubilado o el picador de Eran dos monstruos. La larga estancia en Brasil, país en el que colgó varias exposiciones y en el que inició la difusión internacional de su obra, influyó sin duda en el cromatismo de los cuadros, casi siempre óleos sobre tela, mientras que la austeridad castellana aparece en la síntesis de los paisajes.
Admirador de las pinturas negras de Goya y Brueghel, se acerca a Zorrilla para poner un título personal a la exposición, “Mi última brega”, el que el poeta eligió en 1888 para describir los rincones de Valladolid en el proyecto que presentó al Ayuntamiento como cronista de la ciudad. Por eso ha reunido en ella cuadros realizados en cincuenta años que resumen la trayectoria y entre los que hay una colección de retratos de músicos, toreros o políticos que representan una de las facetas de su obra.

Consumatum est (1965)
Down by the river side (2001)
El coloquio de los perros (1984)
Gaudeamus Igitur (2002)
Pintor de luces y sombras es un creador de ambientes en los que cobran vida los personajes, algunas veces solitarios, como el bebedor sin futuro o el que contempla cómo se extingue una vela. En otras ocasiones forman parte de una escena de antiguos compañeros de colegio o universidad que improvisan un coro en las bodas de oro, de jugadores de cartas, frailes, monaguillos o mendigos. Incluso les acompaña el flautista de Hamelin en una versión personal del relato. También les muestra en la vida diaria, cerrando un trato de ganado o echando una parrafada al encuentro.
Incluso se acerca el artista al Viernes Santo en Catilla o a la Procesión de la Soledad, ofrece una visión inédita de Turégano y convierte a Dircinha, una joven brasileña, en protagonista de dos óleos de fuerte cromatismo en los que su silueta destaca sobre un paisaje de manchas en movimiento.
Resume así el artista una trayectoria en la que ha ido evolucionando hasta rozar a veces la abstracción de los fondos. Fiel a la norma de que lo que no conserva la memoria no merece la pena ser pintado, su obra es el resultado de lo que ve, siente o le sorprende en cada momento. Por eso nunca ha considerado un deber terminar el cuadro empezado, sino que lo abandona simplemente para comenzar otro.

Jubilado (1987)
Miguel Frechilla (1981)
Nicomedes Sanz y Ruiz de la Peña (1983)
Santiago López (1986)
Rindió homenaje a Cervantes en El coloquio de los perros, el cuadro que entregó a la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción el día de su recepción pública y ahora está colgado en la sala. Es una de las excepciones en el conjunto de la obra, ya que prefiere pintar lo que ha visto y le ha impresionado. Quizá por eso y porque raramente retoca o rectifica un trabajo, todos transmiten una sensación de frescura.
Confiesa que en la soledad del taller la crítica es siempre sincera pero no por ello acertada y que la opinión del artista evoluciona con el tiempo y a veces gana en valor. Sin embargo, resulta imposible retroceder, repetir lo ya hecho, moverse sobre la misma línea. Incluso, puede juzgar positivamente la obra preferida pero otra posterior ya no le gustaría, dijo en su discurso de ingreso en la Academia. En el que reconoció que si el arte se llega a alcanzar el fin de la maduración es muy probable que un paso más allá esté el abismo.

Tejados de la Antigua (1981)
Tunos camino del Obradoiro (2010)
Una Faria antes de la faena (1994)
Una parrafada al encuentro (1986)
La revista “Artspeak” de Nueva York le describió en marzo de 1994 como un humanista con sentido del humor, una forma de ser que no le impide ver la realidad y trasladarla a sus cuadros para transmitir sensaciones, como la soledad del paisaje infinito de Castilla. Por eso, al contemplar reunida la obra realizada durante medio siglo es posible conocer la indudable y constante evolución sin perder nunca unas características personales que la hacen irrepetible. También es evidente la influencia del entorno, la diferencia de las luces, los colores y hasta la temperatura, porque la pintura de Félix Cano es la consecuencia de un largo viaje.

viernes, 12 de mayo de 2017

UNA COPIA DEL "NOLI ME TANGERE" DEL PINTOR BARROCO FLORENTINO MARIO BALASSI


Hoy os quiero mostrar una de las fichas que realicé para el catálogo de la exposición “Vera Icon” que se celebró durante la Semana Santa de este año en la Sala de Exposiciones del Teatro Calderón. Lamentablemente la ingente cantidad de piezas que compusieron la muestra no permitió a la postre su inclusión en la misma, puesto que, además, se trataba de una obra de un formato más que considerable.
Para los que hayáis visto los catálogos de estas exposiciones veréis que la distribución de los datos es idéntica, no he movido ni una coma. Espero que esta magnífica pintura os guste tanto como a mí. De paso os animo nuevamente a conocer nuestro patrimonio, que es inmenso, así como aquella cámara de las maravillas casi desconocida que es la Colegiata de Villagarcía de Campos. Finalmente, os dejo este enlace por si queréis consultar las fichas que escribí para el citado catálogo.

Título. Noli me tangere 
Autor: Anónimo italiano. Copia de un original de Mario Balassi
Año. Mediados del siglo XVII
Material, óleo sobre lienzo
Medidas, 262 x 185 cm. 
Lugar donde se encuentra. Colegiata de San Luis. Villagarcía de Campos

En la fastuosa capilla de las reliquias de Colegiata de Villagarcía de Campos se conserva una apreciable pintura italiana que efigia el Noli me tangere. Este episodio, uno de los pasajes posteriores a la Resurrección que más predicamento tuvieron en la pintura, narra el momento en el que la Magdalena se encamina al sepulcro de Jesús, el cual se lo encuentra vacío y custodiado por dos ángeles vestidos de blanco. Al momento volvió el rostro y vio a Jesús, al cual confundió con un hortelano y “le dijo: Señor, si le has llevado tú, dime dónde le has puesto, y yo le tomaré. Díjole Jesús: ¡María! Ella, volviéndose, le dijo en hebrero: Rabboni!, que quiere decir Maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido al Padre” (San Juan, 20, 15-17).

MARIO BALASSI. Noli me Tangere. Collezioni dell´Ente Cassa di Rasparmio. Florencia
MARIO BALASSI. Noli me Tangere. Collezione Banca Popolare di Vicenza. Vicenza
La presente pintura es copia de un original del pintor florentino Mario Balassi (1604-1667), maestro de una de las cúspides de la pintura barroca italiana: el excelso Carlo Dolci. Entre las diversas versiones que realizó del tema destacan la que pintó hacia 1630 para los Barberini con destino a la desaparecida iglesia de San Cayo de Roma (actualmente en la Collezioni dell´Ente Cassa di Risparmio de Florencia), y la que se conserva en la Collezione Banca Popolare di Vicenza. Amén de la menor calidad de la pieza, patente en la planitud de las superficies y texturas, y en la aplicación de colores sin matices, la única diferencia reseñable con el original reside en la licencia que se tomó el anónimo pintor para modificar el fondo de la escena. Si Balassi en sus pinturas representa un fondo boscoso y rocoso con un cielo encapotado, el anónimo pintor ha introducido un cielo crepuscular y al fondo una ciudad italiana en la que se combinan arquitecturas clásicas y renacentistas con una serie de torres medievales que recuerdan a las de San Gimignano. Asimismo, en un punto intermedio figura el que podría ser uno de esos ángeles que se encontró la Magdalena en el sepulcro.

MARIO BALASSI. Noli me Tangere
MARIO BALASSI. Noli me Tangere
La composición es plenamente barroca ya que se basa en una diagonal que une las miradas de Jesús y la Magdalena a través del brazo del primero. La Magdalena, ataviada con ricas y coloridas vestiduras, se arrodilla ante Cristo mientras se dispone a tocarle con uno de sus dedos, a lo que Jesús, ataviado con un ampuloso vestido azul muy movido, responde adelantando la mano queriéndola parar, ¡Noli me tangere!. La pintura será obra de un anónimo copista italiano, o quizás de algún mediocre oficial de Balassi.

BIBLIOGRAFÍA
  • LOSA HERNÁNDEZ, Jesús Manuel: “Noli me tangere”. En ÁLVAREZ VICENTE, Andrés (et. al.): Resurrexit, Ayuntamiento de Valladolid, Valladolid, 2010, p. 92.
  • BERTI, Federico: “Mario Balassi e il ritratto del marchese Giovanni Corsi”. En BACCHI, Andrea, BERTI, Federico y PEGAZZANO, Donatella: Rondoni e Balassi. I ritratti del marchese Giovanni Corsi, Galleria Carlos Orsi, Milano 2015, p. 66.