sábado, 30 de octubre de 2021

XXVI Exposición de Artes Plásticas REUNART (2021)

 

Tras un 2020 marcado por el confinamiento, las restricciones, la incertidumbre y una pandemia, que a nuestro pesar ha seguido en nuestras vidas este 2021, ha llegado al fin el momento. En aquellos tiempos difíciles aplazamos todas las actividades de la asociación REUNART (Reunión Universitaria Artística), incluida nuestra exposición anual. Hace unos meses, el Museo de la Universidad de Valladolid (MUVa) nos comunicó la noticia que tanto estábamos esperando: ¡Ya teníamos fechas para la exposición!

Este año, a diferencia de los anteriores, hemos decidido separar las dos ediciones (Artes Plásticas y Fotografía), es decir, que cada una se celebrara en una sede. Esto, junto a la situación actual, ha supuesto un gran reto a los miembros de la asociación. En primer lugar, las obras fueron elegidas en marzo del 2020, días antes del confinamiento motivado por la pandemia, y tras ese tiempo debimos localizar a todos los artistas para que nos prestasen sus obras para la edición. Por otra parte, la mayoría de miembros son novatillos en este tema ya que en su nuestro primer año de carrera no han podido ver y disfrutar de un evento tan importante para los futuros profesionales. Esto no fue un problema, con nuestra decisión y la ayuda de los antiguos miembros hemos sacado la XXVI Exposición de Artes Plásticas, quizás, la edición más esperada.

Inauguración a cargo del director del MUVa, Fernando Díaz-Pinés Mateo, y la presidenta de Reunart y comisaria de la exposición de Artes Plásticas, Leia Carazo Garrido

La exposición Dialéctica, la cual constituye la XXVI Exposición de Artes Plásticas de la Asociación Reunart, queda englobada dentro de las actividades anuales que realiza esta entidad estudiantil, dedicada a la promoción cultural e histórico-artística dentro desde una perspectiva académica.

Dialéctica es nuestra primera exposición temática, en la cual participan diversos autores con sus propios estilos y conceptos, en las que se enfrentan el figurativismo y la abstracción. Es por ello que se genera un debate entre las obras, un discurso a priori incoherente pero pleno de sentido. Quizás el observador podría pensar que no existe relación alguna entre las distintas obras presentadas, pero nada más lejos de la realidad, cada pieza dialoga con las adyacentes y ofrece una visión global del conjunto.

Será el espectador el encargado de buscar esas relaciones ocultas, las alternativas entre tesis y antítesis que Hegel teorizó en búsqueda de la solución en forma de síntesis, deberá analizar las obras que, a priori, muestran la oposición figurativismo-abstracción, y dilucidar el discurso expositivo coherente que sin duda ofrece la muestra.

Foto de familia de algunos de los artistas y miembros de la Asociación Reunart

Los artistas que nos presentan aquí sus obras (21 artistas y 26 obras), muchos de ellos ya consolidados, trabajan en diferentes técnicas y formatos. Pintura y escultura, realidad o ficción, figuración o abstracción. Todos ellos acuden con piezas de indudable calidad, fieles a sus estilos y formatos. La confrontación entre sus obras va más allá de lo conceptual, no supone un choque radical entre tendencias artísticas, sino que se complementan en el significado, se miran frente a frente y hablan como si ese diálogo formara un todo de pequeñas partes.

Distintos autores y formas de pensar y ver la realidad en un mismo espacio. Desde la asociación, queremos darles las gracias, sus obras constituyen los pilares de una actividad que año tras año nos llena de ilusión y complementa nuestra formación en Historia del Arte. Agradecer a los compañeros de la asociación el intenso trabajo, el esfuerzo y la dedicación que han realizado para poder realizar esta exposición.

El jurado deliberando

Por último, agradecer al MUVa la cesión de un espacio tan singular que otorga un aura de excepcionalidad a la muestra. Damos las gracias, también, a su director, Fernando Díaz-Pinés Mateo, por su motivación y el apoyo recibido en esta edición.

La exposición podrá admirarse hasta el día 19 de noviembre en horario de 11:00 a 14:00 y 17:30 a 20:00 h. Si sois amigos del MUVa podréis llevaros a casa el catálogo de la exposición, que merecen muy mucho la pena y que hemos escrito los propios miembros de la Asociación. No quiero acabar esta breve reseña sin señalar que la ganadora del premio del jurado ha sido la obra La imagen de un trayecto caminando. Trayecto 5 de Luna Domingo de Pedro-Juan.

LUNA DOMINGO DE PEDRO-JUAN. La imagen de un trayecto caminando. Trayecto 5

GRUPO LE BOGG. Bang

GRUPO LE BOGG. Autorretrato del Grupo Le Bogg (OSTERN, Javier Bustelo y Jesús González Gallego)

CRISTINA PORRO. Turquosi Ocean
MIGUEL PASCUAL ARANDA. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal
PRO. Espacios para la luz
ANTONIO IMBERNÓN IRANZO "IMBER". Epostracismo y Esencia
PRO. Espacios para la luz
HELENA ZAPKE. Creando
MAGALY YADRINA PAREDES ALCALÁ. Dualidad cósmica
JESÚS BUENO. Descanso en el diván
JUAN CARLOS GONZÁLEZ MUÑOZ. Interrogante
JULIO SENDINO. Horizonte negro
JESÚS SENDINO. Quelante
MANUEL BALADRÓN. Niña

jueves, 7 de octubre de 2021

HOMENAJE ARTÍSTICO “REUNART” 2021: Antonio Maffei (1885-1961) y Félix Cuadrado Lomas (1930)

 

Hoy la Asociación REUNART, que acoge a los historiadores del Arte de la Universidad de Valladolid y a otros amantes del Arte de diversos grados, inaugura la exposición de Fotografía en el Espacio Joven Norte, en el barrio de la Rondilla. A diferencia de otros años, en que celebrábamos en un mismo espacio las exposiciones de Fotografía y de Artes Plásticas, en esta ocasión hemos dividido las exposiciones para darlas mayor importancia.

La exposición de Artes Plásticas se inaugurará en el MUVa el día 28 de octubre. En ella quisimos incluir una importante e ilusionante novedad que al final no ha sido posible llevar a cabo por decisiones ajenas a la Asociación. Cuando la Asociación celebró su primera exposición hace ya 26 años el propósito que la alumbró fue el de dar a conocer a pintores y escultores relacionados con el ámbito universitario. Con el paso de los años el certamen ha ido ganando en importancia y ensanchando sus bases, de suerte que ha conseguido atraer la atención y participación de artistas de relevancia regional e incluso nacional.

FÉLIX CUADRADO LOMAS. Paisaje del Poniente (1957)

En esta edición de 2021, que debía de haberse celebrado el año pasado de no haber mediado la pandemia mundial de Coronavirus, habíamos decidido inaugurar una nueva sección en la que ir rindiendo homenaje a los grandes maestros de la pintura y la escultura que han trabajado en Valladolid a lo largo de los siglos XX-XXI, muchos de los cuales han caído en un completo e injustísimo ostracismo que para nada merecen debido a la notable calidad que presentan sus creaciones artísticas.

Este año queríamos honrar a dos grandes pintores, los cuales llegaron a conocerse y a tratarse. El primero es Antonio Maffei Carballo (1885-1961), maestro consumado de la acuarela y el gran “retratista” del Valladolid castizo que desaparecería irremisiblemente poco tiempo después por culpa del desarrollismo y de la especulación urbanística. Por desgracia su producción artística no ha recibido la atención y el reconocimiento que sus méritos pregonan, si bien recientemente se ha reparado en parte esa injusticia con la exposición que le ha dedicado el MUVa este mismo año. El segundo pintor es Félix Cuadrado Lomas (1930), creador de un universo personal e inimitable que le ha llevado, entre otras cosas, a convertirse en el último gran intérprete del paisaje castellano y en uno de los referentes indiscutibles de la pintura vallisoletana desde la década de 1950. Por su avanzada edad y su brillantísima trayectoria puede ser considerado como el patriarca de las artes castellanoleonesas. Sirvan las breves semblanzas que se ofrecen a continuación como un humilde homenaje a ambos de todos y cuantos conformamos, han conformado, y conformarán, esta Asociación que quiere día a día ayudar a difundir el Arte, y desde este año, especialmente el que han creado, y aún crean, maestros de nuestra tierra.

Como este homenaje no ha podido materializarse físicamente pues lo hacemos en este blog de manera virtual. Esperemos que os guste. Finalizamos dando las gracias a todos los que nos apoyan. Gracias por vuestra maestría Antonio y Félix. Y gracias también a las personas que han prestado generosamente las obras y fotografías que componen las exposiciones de Artes Plásticas y Fotografía. Os animamos a ir a verlas, y si estáis en el grado de Historia del Arte o bien os gusta el arte, también os animamos a haceros socios.

 

ANTONIO MAFFEI (La Habana (Cuba), 1885 – Valladolid, 1961)

Antonio Maffei Carballo fue un excelso pintor vallisoletano, pues como tal hemos de considerarle a pesar de haber nacido en La Habana, especializado en la pintura de paisaje y en la práctica de la acuarela, de la que supo extraer todas las posibilidades para reflejar con suma pericia en sus obras la luz, los efectos atmosféricos y la frescura de las masas arbóreas y acuosas. Llegado muy de niño a la península, tuvo su primer contacto con la pintura con su padre en Pamplona, ciudad en la que descubrió la técnica de la acuarela, para después ir ampliando conocimientos en la Escuela de Artes y Oficios de Santander, en el estudio del pintor Ignacio Díaz de Olano en Vitoria y, finalmente, en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, en la que tuvo como profesores a los grandes maestros de la pintura academicista del momento: José Moreno Carbonero (1860-1942), Antonio Muñoz Degrain (1840-1924), Emilio Sala (1850-1910) y Cecilio Pla (1860-1934), y también del grabador Carlos Verger (1872-1929). En Madrid también tuvo la ocasión de conocer la pintura de Carlos de Haes (1826-1898), el más notable de los paisajistas realistas españoles, que le influyó en su interés por la pintura al aire libre y por la temática marina, así como en ciertos detalles técnicos como el efecto de movilidad en el agua y de humedad en la masa vegetal logrado a través de pequeñas pinceladas blancas herederas de la “nieve de Constable”.

Antonio Maffei y su esposa Maximina

Maffei se mantuvo ajeno a los ismos que durante sucesivas oleadas invadieron Europa, sintiendo una clara preferencia por la pintura decimonónica y una declarada beligerancia por la pintura abstracta, que aborreció. A pesar de todo su pintura posee ciertos ecos del Luminismo –confesó el ascendente que tuvo sobre su obra la Escuela de Barbizón–, del Impresionismo –interés por la pintura al aire libre y por los efectos luminosos, de niebla y de luces artificiales; y utilización de gamas cromáticas luminosas–, del Simbolismo –armonías o intencionadas disonancias tonales–, del Modernismo –valoración de la silueta recortada sobre un fondo muy luminoso y tratamiento del paisaje en valores de superficie– e incluso del Art Decó.

Su producción pictórica, que engloba óleos, acuarelas, dibujos y grabados, tiene como principal protagonista el paisaje en sus más variadas vertientes: los paisajes montañosos y con frondosos arbolados del Cantábrico, las limpias marinas de las costas de Santander, Gijón y Vigo, los cegadores cielos y panorámicas de Andalucía (incluidas algunas luminosas acuarelas de la Alhambra de Granada), las tierras castellanas tanto de la campiña mesetaria como de los parajes serranos de la Sierra de Gredos –especialmente de Arenas de San Pedro–, y las vistas urbanas de Valladolid que, a no dudarlo, fue una de sus temáticas predilectas. Cual cronista de aquel Valladolid desaparecido se dedicó a captar con fruición esas plazas, jardines, torres de iglesias, callejuelas, rincones castizos, y parajes dominados por la naturaleza de una ciudad que muy pocos años después desaparecería irremisiblemente.

El Campo Grande (1947)

Plazuela de Santa Cruz

También tuvo un peso muy importante en su producción el retrato. Por delante de sus pinceles desfilaron amigos y familiares -especialmente su esposa-, y también personas notables del Valladolid del momento, alguna de las cuales llegó al extremo de suplicarle que le retratara. Uno de los ejemplos más emotivos en este aspecto es el de Ángeles de Castro, esposa de Miguel Delibes y, asimismo, alumna de Maffei, de quien recibió clases de Caligrafía, Taquigrafía e Inglés. Ángeles le solicitó a su querido profesor que le retratara, como así hizo don Antonio, concibiéndola en un primer plano. Los retratos de Maffei son sobrios, sin efectismos y con un cromatismo suave que combina magistralmente con un dibujo apurado que le ayuda a captar todos los detalles particulares del personaje. Representa al efigiado con una escrupulosa fidelidad tanto física como psicológica y en una actitud serena, reposada y elegante.

Marina azul (1920)
La Serrana. Maximina (1919)

Un último tema que cultivó con notable acierto tanto desde el punto de vista compositivo como del uso del color fue el del bodegón, en el que combina humildes alimentos de la tierra con utensilios populares (jarras de barro) y otros objetos característicos de este tipo de representaciones como manteles o botellas. Es notable la perfección con la que capta las texturas de los alimentos y objetos, especialmente las jarras de barro, sobre todos los cuales incide una luz lateral. Los bodegones que le conocemos suelen estar dispuestos sobre un paño y con el fondo difuminado.

Bodegón (1952)

Como decíamos, fue un maestro consumado de la acuarela, con la que consiguió reflejar una luz intensa que hace vibrar las superficies, y en la que en ocasiones obtiene una potencia aún mayor empleando el color blanco. Trabajaba con unas pinceladas tan pequeñas, y con una meticulosidad caligráfica, que la superficie se nos muestra como un mosaico de colores vivaces en la que aparecen captados todos y cada uno de los detalles con minuciosidad franciscana. Y es que la acuarela “se presta al dominio del color, de los tonos que se degradan y de las formas que se diluyen arrolladas por la pincelada aguada, no obstante Maffei no se subordina a este triunfo de la improvisación y concede un evidente protagonismo al dibujo”.

Marina Gris (Santander) (1920)
Procesión en la catedral

Gustaba de trabajar al aire libre, captando la naturaleza y los parajes urbanos in situ. Es por ello que salía a pintar cargado de todo el instrumental necesario y que una vez que elegía el paraje que quería retratar desplegaba el caballete y se ponía manos a la obra. Hasta que no daba por concluida la pintura acudía a ese mismo punto todos los días a la misma hora para captar la luz y las sombras que incidían sobre el ambiente en ese justo momento. Esta elección por el plenairismo fue en parte obligada puesto que en casa no poseía un estudio o taller (en ocasiones puntuales utilizaba la sala en la que impartía clases de inglés y taquigrafía, entre otras asignaturas, teniendo que retirar las sillas y los pupitres para poder instalar el material necesario para pintar), eran tiempos muy difíciles. En algunas ocasiones la falta de espacio, ya no solo para poder trabajar en casa sino para almacenar las obras que iba creando, era tan acuciante que se vio obligado a pedir “asilo” para sus pinturas en casa de sus vecinos. Señalaron acertadamente los profesores Martín González, Ortega Coca y Plaza Santiago que al igual que “todo lo que un literato escribe es siempre una autobiografía” así ocurre con la pintura de Maffei, que nos delata los rasgos más relevantes de su personalidad: “su claridad, su silencio, su discreción sin estridencias, su alegría, su ausencia de exasperadas tensiones”.

Vista de Los Villares (Jaén)
Jardines del Colegio Mayor de Santa Cruz (1946)
 

FÉLIX CUADRADO LOMAS (Valladolid, 1930)

Félix Cuadrado Lomas es un pintor único e inconfundible al que no es posible encajar dentro de ningún estilo concreto pues su estilo es él mismo. A lo largo de casi siete décadas de incansable oficio ha logrado construir un universo íntimo y particular tanto a nivel estilístico como temático que le identifican de manera inequívoca. El grueso de su obra la conforman sus populares paisajes urbanos y rurales, vistas de tierras, palomares, retratos, desnudos, toreros, bodegones, carnes y huesos (cabezas y costillares), mulas, barcas de Nazaré, viñas, etc.

Félix Cuadrado Lomas pintando en el campo

Nuestro pintor ha sabido evolucionar su pintura desde unos comienzos dominados por un realismo convencional, muy sui generis, mezclado con una poética postimpresionista y expresionista de potente colorido, hacia un estilo propio basado en la geometría, la pureza constructivista y la unión de planos y líneas. En definitiva, en “la línea, la forma y el color” que, según sus palabras, es “una buena definición de mi pintura. En el paisaje, en el retrato y en todo. El remate de todo es el color plano o con volumen”. Efectivamente, el propio Félix reconoce que “siempre pinto lo que quiero expresar usando la línea, la forma y el color, me basta con ellos. Si no puedes expresar con eso es que no puedes expresar nada. Pero también hay que tener en cuenta la gracia, la armonía, la composición, el equilibrio, la perspectiva y muchos elementos más. Es muy importante saber componer”. También ahí destaca puesto que estructura sus lienzos audazmente mediante una compleja simplicidad compositiva basada en la compartimentación geométrica de las superficies. Debido a esa pureza geométrica y desnudez volumétrica no sería descabellado definirle como “el Cézanne castellano” o bien como el “Cubista de Castilla”, apodo que le asignó cariñosamente su amigo el poeta y crítico de arte Santiago Amón (1927-1988).

Primavera postimpresionista en Castilla (2018)

A la limpieza espacial y a la importancia dada al dibujo también hemos de sumar el despliegue cromático, con combinaciones repletas de armonía a base de gamas suaves y tonalidades hábilmente contrastadas. Si en sus inicios aplicaba un colorido potente que lo inundaba todo y predominaba sobre el dibujo, con el paso del tiempo los colores -que tenderá a presentarlos como tintas planas- quedaron encapsulados en el interior de las formas geométricas separadas por potentes líneas negras. Recientemente, en el documental Tierras construidas (Arturo Dueñas, 2015), declaraba que ya poco le importaba el color porque utilizaba el que le venía en gana en cada momento, aunque eso significara, por ejemplo, pintar un rostro en verde en vez de en su color natural.

Cabeza y costillar (1974)

Félix nunca se aparta de la realidad por muy abstracta que pueda parecer la obra. Lo que sucede es que la ha adaptado a su visión plástica y la ha sintetizado al extremo, realizando un importante ejercicio de pureza constructivista. De hecho, en alguna de sus series más recientes, caso de los diez dibujos de Tierras construidas, ha concebido el paisaje mediante unas simples líneas quebradas sabiamente coloreadas. Su dominio del paisaje castellano se debe a que desde pequeño ha sentido una clara atracción hacia la tierra y el campo, como así lo ha dejado patente en su pintura. Siempre ha gustado de pintar del natural, saliendo al campo con su caballete o su bloc de notas para reflejar su particular percepción de estas tierras que tanto quiere, “aprovechando la geometría que la intervención humana ha ido dejando en el terreno, en busca de una estilización personal”. Nuestro pintor ha sabido fundir el paisaje que le rodea con su visión del mismo de tal manera que sus amigos del Grupo Simancas no dudaban en decirle en broma: “Ayer vi un Cuadrado Lomas entre Geria y Velliza; iba conduciendo y era clavado”.

Mulas y tierras (1999)
Dos ménades (1993)

Un último rasgo que caracteriza su pintura es su inclinación a introducir elementos simbólicos, guiños cómplices e incluso citas y alusiones a la historia de la pintura, cultismos. A veces de manera implícita, y otros explícita como en Homenaje a Valdés Leal (1959), Homenaje a los Manieristas (1987), Homenaje a Antonio Pereda (1991), Homenaje a Berruguete (1992) o Capote de gala (1992).

Palomares de Villalar (1982)

No podemos olvidar su faceta como grabador. Su producción con esta técnica es ingente y muy variada, teniendo sumo interés los grabados que ejecutó al principio de su carrera y que representaban personajes típicos de las tabernas y figones (fundamentalmente ancianos tocados con boina sentados en una mesa en la que no faltan porrones y vasos rellenos de vino tinto que les ayudara a sobrellevar la existencia en aquellos duros momentos) del Valladolid de entonces; así como los que realizó para ilustrar los libros de sus amigos escritores y poetas del Grupo Simancas: Retazos de Torozos (1968) de Blas Pajarero; Mulas (1963), Flores (1979), Palomares (1980), Desnudos (1981) y Tierras (1986), que contaron con textos y poemas, entre otros, de Justo Alejo, Santiago Amón, Jorge Guillén, Blas Pajarero, Francisco Pino o Ramón Torío. Finalmente, no podemos dejar de recordar los grabados que realizó para los Pliegos de cordel valisoletanos editados por la Librería “Relieve”, “pequeña república de las ideas” en la que tuvo su origen el Grupo Simancas, uno de los fenómenos culturales, concretamente pictórico-poético, más singulares de la pintura vallisoletana del siglo XX.

Pescadores de Nazaré (1971)

No podíamos acabar esta breve semblanza del bueno de Félix sin aludir al Grupo Simancas, del cual nuestro pintor ha sido, por su trayectoria y longevidad, el miembro más destacado. Bien es cierto que los miembros del grupo, y Félix en particular, reniegan de ese nombre aduciendo que no se les puede agrupar pictóricamente pues cada uno tenía su propio estilo. Según ellos, y en palabras de Félix, “Grupo sí, pero de amigos” o “Aquí no hay ni escuela ni grupo pictórico, como mucho un grupo de amigos”. Nuestro pintor inmortalizó a buena parte del Grupo Simancas en su pintura Toreros antes del paseíllo (1987). En él aparecen representados, de izquierda a derecha: José Rodríguez (Pepe Relieve), Ramón Torío, Domingo Criado, Gabino Gaona, Fernando Santiago (Jacobo), Jorge Vidal, Félix Cuadrado Lomas, Santiago Amón, Pablo Rodríguez (Blas Pajarero).

Toreros antes del paseíllo (1987)